jueves, 11 de junio de 2009

++ Cuarta Sesión Taller Historia Música Electrónica ++

:: Electrónica en el Rock & el Pop ::

Prehistoria: Fuera del contexto de las Vanguardias Artísticas

Hemos visto en las sesiones anteriores el desarrollo de diversos recursos técnicos (instrumentos y aparatos) electrónicos y eléctricos, pero también algunas de las más importantes corrientes estéticas surgidas en relación con estas tecnologías. A pesar de que citamos algunos puntos de encuentro con el ámbito de la música popular, hasta ahora nos habíamos centrado en las llamadas "vnguardias artísticas". Pero diversos artistas de la música popular, el rock y otras, comienzan a usar tanto sonoridades como técnicas típicas de la electrónica o de la música concreta, aveces por una influencia directa u otras veces por simple originalidad y ocurrencia.

El Ondioline

En 1938 el francés George Jenny, durante su convalecencia en un hospital, idea un nuevo instrumento que verá la luz definitivamente en 1941.

Antecesor inmediato del sintetizador es difundido por Jean-Jacques Perrey, quién es uno de los primeros músicos electrónicos pop. En una mezcla de pop, jazz, rock y música clásica, Perrey, quien luego se asociarían en E.E.U.U con Gershon Kingsley, en los 60's utilizó tanto el Ondioline como otros sintetizadores, especialmente Moog's y además técnicas de edición propias de la musique concrète, para crear un universo pop futurista, de gran impacto e influencia en diversas generaciones de músicos, como la bandas Air, Stereolab, ampliamente sampleado por el Hip-Hop. su tema EVA del album Moog Indigo, junto a Psyquè Rock de Henry & Colombier, inspiró a los creadores de la música para la serie de tv Futurama. Su tema "The Elephant Never Forgets", una versión electro-jocosa de la Marcha Turca de Beethoven es masivamente conocida en América Latina por su uso como título de la serie de tv "El Chavo del 8".
EVA: http://www.youtube.com/watch?v=fs0f4LEaSCo
The Elephant Never Forgets:
http://www.youtube.com/watch?v=pOu1BvuhtRw

Psicodela: Free jazz, Rock, producción de estudio, substancias...

Justamente en los 60 comenzaría a gestarse una nueva visión del sonido en el ámbito pop-rock, donde tendría gran presencia el concepto de Productor y del Estudio de grabación y mezcla como un instrumento en sí mismo.

En 1966 The Beatles lanza su disco "Revolver", donde aparecen algunas travesuras sonoras, via manejo e cintas magnéticas, en el tema que cierra el álbum: "Tomorrow never knows", como una premonición del futuro: "Sargent Pepper and the Lonely Hearts Club Band" el disco de 1967 donde el cuarteto de Liverpool se lanza de lleno a la aventura del sonido de la mano de George Martin. El uso de instrumentos como el mellotron y técnicas de estudio llevarán al famoso grupo a desechar pronto los conciertos, instancia que en esos años impedía reproducir a cabalidad el sentido sonoro de un disco como el "Stg. Pepper".

Por su parte The Rolling Stones lanzan en el 67 "Their Satanic Majestic Request", un disco donde aparecen sonidos antes incosebibles en un contexto de rock o música popular: ambientes, efectos, ruidos, etc.

En un contexto de psicodelia y experimentación sonora surge la banda inglesa Soft Machine, quienes mezclaban rock, jazz y otras fuentes musicales convirtiéndose en precursores del rock progresivo. Improvisación y búsqueda sonora... Pink Floyd es la cara más conocida de este espíritu.
http://es.wikipedia.org/wiki/Soft_Machine

En Colonia, Alemania, en 1968 se forma una banda seminal: Can.
Sus miembros reunén diversas fuentes renovadoras del contexto rock: los fundadores Holger Czukay & Irmin Schmidt fueron alumnos de Stockhausen y recibieron el influjo de la electrónica académica, Jaki Liebezeit baterista provenía de la escena free jazz, sus más conocidos vocalistas (en distintas épocas) eran más bien "performers": Malcolm Mooney y Damo Suzuki, etc.
Mezclando diversas fuentes, basan su sonido en la rítmica del baterista sobre la que se agolpan texturas, ruidos, melodías, etc. Can es una fuerte influencia para mucha música posterior, desde punk a la electrónica, el industrial y la new wave. Junto a otros artistas vuelven al rock un ente artístico, lleno de posibilidades expresivas y no un mero entretenimiento. Can es parte de un gran movimiento denominado "Krautrock" que se prolongará hasta entrados los 70's incluso los 80's, escena que incluirá a músicos de toda Alemania que tendrán un solo factor en común: la experimentación sonora a toda costa.
http://es.wikipedia.org/wiki/Can_(banda)#Miembros_principales

Muchos músicos formados en el arte visual y en diversas universidades, tanto en plástica como música, recibieron los influjos de las vanguardias, escuchando la electrónica de Colonia, la música concreta y el seminal trabajo de John Cage. Así nacería toda una rama de rock experimental.


El Productor: Gurú del Estudio

Un precursor fue Joe Meek, músico y sonidista autodidacta que lanzo un disco lleno de juegos sonoros, efectos, edición con cintas, etc: "I Hear A New World" de 1957!
http://carnabys.blogspot.com/2007/02/joe-meek_6302.html http://en.wikipedia.org/wiki/I_Hear_A_New_World

Una figura paradigmática es la del productor Phil Spector, quien desarrollo nuevas ideas y maneras de trabajar en el estudio. Produjo a muchos artistas famosos, entre ellos Los Beatles (Let it be).

Quién había trabajado antes con los Beatles fue George Martin, quién también produjo una sonoridad especial para la banda.

En el contxto del jazz tenemos a Teo Macero, quién trabajó por muchos años con Miles Davis y a partir de los 60 crearía junto al trompetista complejas tramas y experimentaciones a punta de edición en cintas: "In a silent way", "Bitches Brew"...
http://en.wikipedia.org/wiki/Teo_Macero

Finalmente mencionamos a King Tubby & Lee Perry, dos productores jamaiquinos que crearían y desarrollarían el Dub, una forma de arte sonoro de estudio que usa el reggae como plataforma para viajes psicodélicos a punta de juegos de cinta, ecos y bajos profundos. Esta música será, como veremos, una influencia potente que definirá el futuro de la electrónica...
http://en.wikipedia.org/wiki/King_Tubby
http://es.wikipedia.org/wiki/Lee_Perry

Descargas:
Jean-Jacques Perrey: Moog Indigo (1970) + Mr. Ondioline (1960) - Download: http://www.mediafire.com/?zzsex3lvymn
Joe Meek: Joe Meek & The Blue Men-I Hear a New World (1960) Download: http://rapidshare.com/files/111422895/I_hear_a_new_world_By_Obviando_el_Sistema.rar
CAN: http://www.taringa.net/posts/musica/1375725/Can---Krautrock.html
Lee Perry & Mad Professor: http://new.taringa.net/posts/musica/2053338/Lee-Perry-Eamp;-Mad-Professor---Dub-take-the-Voodoo-out-of-R.html




domingo, 7 de junio de 2009

++ Tercera Sesión Taller Historia Música Electrónica ++

:: Desde la tradición occidental, pasando por el dodecafonismo para llegar al protagonismo del Timbre ::

Las reglas de la música occidental con su esquema tonal, una estructura que se cultivó a través de los siglos y que alcanza una notable definición y establecimiento con los textos de Rameau, verían un desarrollo que en su expansión de posibilidades llegarían a romper el propio sistema.

Jean-Philippe Rameau:
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rameau
Ópera de Rameau "Les Paladins" en versión post-moderna:
http://www.youtube.com/watch?v=iotllswLIRs

Sobre el sistema tonal:
http://www.histomusica.com/hitos/70_siglo_ix_xi.html

En varias obras anteriores al siglo XIX ya aparecen momentos en que se escapa a los esquemas de las escalas diatónicas, pero el comienzo más claro del alejamiento de este sistema lo constituye el Cromatismo, que a su vez tiene muchos antecedentes, especialmente con la música de Gesualdo en el siglo XVI, pero se expresa grandemente en el s. XIX, particularmente a través de Wagner, Bruckner y Debussy. El creciente uso de la escala cromática, una búsqueda que podríamos resumir muy toscamente como un avance del interés por la creación de texturas y timbres.

Cromatismo:
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761567845/Cromatismo.html
http://www.geocities.com/solerten.geo/Tristan4.htm

Este contexto es el caldo de cultivo para las experimentaciones e ideas de Arnold Schöenberg, quién desde un Atonalismo libre, de gran color y utilidad para sus motivaciones envueltas por el halo del movimiento expresionista de Viena de comienzos del s. XX., avanzará hacia un sistema nuevo que se denominará Dodecafonismo.

En este sistema las doce notas de la escala cromática se utilizan pero sin considerar ninguna más relevante que la otra, por lo que para generar una estructura sobre la que soportar la composición, Schöenberg crea la "serie", esencialmente un grupo con las 12 notas en un orden arbitrario y sobre el cual se realizarán variaciones en su disposición según ciertas reglas.


Atonalidad:
http://es.wikipedia.org/wiki/Atonalidad

Dodecafonismo:
http://www.monografias.com/trabajos7/dodec/dodec.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Dodecafonismo


Música Electrónica & Música Concreta

El Dodecafonismo (o "Música de 12 notas") fue importante por varias razones, entre las que destacaría: comenzar la liberación del Timbre frente a la predominancia de los otros parámetros musicales, gestar desde su interior el Serialismo (importante tendencia compositiva que reinaría en la mitad del s. XX) y contribuir junto a otros moviemientos artísticos al advenimiento de nuevas estéticas como la Música Electroacústica.

Serialismo:
http://es.wikipedia.org/wiki/Serialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Serialismo_integral


Música Electrónica

Justamente el afán del Serialismo fue controlar mediante la generación de series no solo el orden de las alturas (notas) si no que todos los parámetros musicales, como son el ritmo, la dinámica, el timbre, etc. Nace con Webern (díscipulo de Schöenberg) y alcanza su cúspide con Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, entre otros.

En este contexto, Herbert Eimert (en la foto, atrás), compositor alemán que fundaría el Estudio de Colonia (1951) junto Robert Bayer y al físico Werner Meyer-Eppler, vió en las nuevas herramientas electrónicas la mejor manera de hacer realidad el afán serialista: una precisión total en el control del sonido. Así surge lo que ellos bautizarían como Elektronische Musik (Música Electrónica) que prentendía generar todos sus elementos mediante la técnica serial y con sonoridades puramente sintéticas, mediante el uso de osciladores sinusoidales y posteriormente otros aparatos como los sintetizadores.




Este estudio servirá de ejemplo para varios más y en él trabajarán diversos compositores, destacando por su vuelo creativo Stockhausen.









Música Concreta

A finales de los 40's, en París, Pierre Schaeffer (en la foto) funda la Musique Concrète, surgida de sus experimentaciones con el sonido fijado (en discos de vinilo primero y en cinta magnética después). Teniendo como fondo las ideas de los futuristas e influído en alguna medida por las ideas de la Fenomenología, Schaeffer estructura una nueva estética que recibe en la creación musical a todos los sonidos, incluyendo los de instrumentos conocidos, así como todos los demás (ruidos naturales, sintéticos, etc.) En un monumental trabajo conceptual de varias décadas, definirá a través de varios textos los principios de este nuevo arte que se basa en el concreto sonoro (de ahí su nombre) disponible como objeto asible gracias a su fijación en un soporte.
En Radio Francia fundará su estudio, GRMC (Grupo de investigación en Música Concreta) luego llamado GRM (Grupo de Investigaciones Musicales) donde trabajarán varios músicos que se perfilarán como relevantes:

Pierre Henry (en la foto), Luc Ferrari, Bernard Parmegiani, Beatriz Ferreyra, Stockhausen, Boulez, Edgard Varèse, Francis Dhomont y luego en los 70's el mismísimo Jean Michel Jarré.

Pronto las técnicas y estéticas de Colonia y París serán tomadas y mezcladas por diversos músicos, siendo este el orígen de la llamada Música Electroacústica, que a su vez impregnará a otras músicas con su amor por el sonido (en su sentido más amplio), interés que muchas veces partió independiente de la electroacústica.
Así se gestarán diversos productos musicales que penetrarán los oídos hasta nuestros días: jazz psicodélico, rock progresivo, pop electrónico, techno, house, y muchas otras, todas músicas de diverso sabor pero que se cruzan de un lado a otro, nutriéndose a veces de la savia más profunda de otras corrientes o simplemente tomado prestadas solo algunas formas superficiales, en un hervidero que utilizará tanto la tonalidad como la atonalidad o sistemas de otras culturas no occidentales.

links:
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electroac%C3%BAstica
http://www.dancelatinoamerica.com/noticias/1243/historia-de-la-musica-electronica-quinta-entrega/
http://www.music.psu.edu/Faculty%20Pages/Ballora/INART55/concrete.html
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_concreta